色彩交织,形状交叠,线条交错,点缀流转——在德国波茨坦巴贝里尼美术馆(Museum Barberini)新展“康定斯基的宇宙——20世纪的几何抽象”,20世纪的抽象风格、潮流、执念与乌托邦飞旋于眼前,仿佛带来一场令人陶醉的感官融合。
展览汇集70位艺术家的125件作品(以12件康定斯基作品串联),展现了几何抽象艺术在20世纪欧洲和美洲的发展。这不仅是一次视觉的探索,更是一次对现代主义极致追求的回顾。自康定斯基以来,西方的艺术家们逐渐从描绘可见世界转向了探索色彩、线条与形状的互动,将其视为一种超越国界的视觉语言。
展览现场,中为康定斯基作品。
“色彩是琴键,眼睛是琴槌,灵魂是一架有众多琴弦的钢琴。” 这样的语言出自瓦西里·康定斯基(Wassily Kandinsky,1866—1944年),使这位先锋派画家成为“联觉艺术家”——一种曾被视为“精神错乱”的特质。他的感官相互交融:他“听见”色彩的声音,“嗅到”音符的气味,甚至“品尝”声音的味道。
参观者在康定斯基作品前。
20世纪初,绘画经历了一场深刻的变革。艺术家们不再满足于对可见世界的再现,而是追求一种新的、普适的视觉语言,专注于色彩、线条和形状的相互作用。这一现代的艺术潮流在欧洲和美国兴起,并以“几何抽象”的形式不断突破绘画的边界,包括至上主义(Suprematismus)、构成主义(Konstruktivismus)、包豪斯(Bauhaus)、英国战后抽象(britische Nachkriegsabstraktion)、硬边绘画(Hard Edge)以及欧普艺术(Optical Art)。
从1918年至1970年代,展览以八个章节的跨国视角、呈现几何抽象艺术,突出了各流派之间的关联。无疑,展览核心线索是康定斯基的12件代表作品,由此引发出展览其他110余件绘画、雕塑和装置艺术作品,其中包括约瑟夫·阿尔伯斯(Josef Albers)、索尼娅·德劳内(Sonia Delaunay)、芭芭拉·赫普沃斯(Barbara Hepworth)、埃尔·利西茨基(El Lissitzky)、艾格妮丝·马丁(Agnes Martin)、皮特·蒙德里安(Piet Mondrian)、布里奇特·赖利(Bridget Riley)、弗兰克·斯特拉(Frank Stella)以及维克多·瓦萨雷利(Victor Vasarely)等,展现几何抽象如何不断挑战观众的视觉体验与想象空间。
展览现场
康定斯基是现代艺术发展的重要里程碑,他的作品架起了一座连接先锋派与苏维埃俄国的桥梁。展览策展人斯特雷·巴伦森(Sterre Barentsen)表示:“从康定斯基的艺术发展轨迹出发来策划展览,是一次极具启发性的过程。展览标题‘康定斯基的宇宙’恰如其分地表达了策展理念:它不仅指向康定斯基广泛的艺术影响力,还反映了20世纪上半叶的剧烈变革如何塑造了他的艺术生涯。他的理念不仅影响了俄罗斯至上主义、德国包豪斯以及法国‘抽象—创造’(Abstraction-Création)团体,还在他去世后由欧洲流亡艺术家传入美国,并催生了硬边绘画和欧普艺术等新潮流。”
在艺术史学界,关于康定斯基的联觉能力一直存有争议,有人认为确有其事,也有人认为这只是概念化的表达。但无论如何,他在1911年提出的理论,即“形式可以独立于色彩存在”,在当时是革命性的。这意味着,形式本身能够影响色彩。他的艺术探索始终围绕着空间的表现力。他和同时代的艺术家们受到科学与技术的启发,致力于通过艺术表达新的空间与时间观念。在这一点上,康定斯基无疑是一位先驱。
康定斯基,《上方与左侧》,1925
康定斯基生于莫斯科,原本接受法律训练,但1896年赴慕尼黑学习艺术。1908年起,他开始创作具有表现主义特征的作品,并于1911年联合创立“蓝骑士”艺术团体,逐步摆脱对可见现实的直接再现。同年,他出版理论著作《艺术中的精神》,提出色彩与几何形状具有内在精神力量的概念,这一思想深远地影响了现代艺术的发展。
第一次世界大战爆发后,康定斯基返回莫斯科,此时俄罗斯的至上主义和构成主义艺术运动正蓬勃发展,马列维奇(Kazimir Malevich)、波波娃(Ljubow Popowa)、克柳恩(Iwan Kljun)和利西茨基(El Lissitzky)等艺术家将艺术与技术、理性与精神结合,构建了一种面向未来的乌托邦视觉语言。然而,随着1917年革命后艺术向工业生产转向,康定斯基因坚持艺术的“内在必然性”理论而被边缘化。
拉斯洛·莫霍利-纳吉,《构图 Z VIII》,1924
1922年,康定斯基受邀加入德国包豪斯,其创作受到莫斯科前卫艺术的影响,逐渐发展出简练的几何语言。他的理论著作《点、线、面》(1926)成为几何抽象艺术的重要基石。与约瑟夫·阿尔伯斯(Josef Albers)、莫霍利-纳吉(László Moholy-Nagy)等包豪斯艺术家的交流,使他的作品更加理性化,并为日后具体艺术(Concrete Art)的发展奠定基础。
展览现场
1933年,纳粹关闭包豪斯,康定斯基迁居法国,加入“抽象—创造团体”,与蒙德里安(Piet Mondrian)、阿尔普(Sophie Taeuber-Arp)等艺术家共同推动非具象艺术的发展。他的晚期作品虽带有梦幻色彩,但仍保持几何抽象的语言,并受到科学文献的启发。即便面对全球政治动荡,他仍坚信艺术是精神探索的重要领域。1944年,他在巴黎附近的讷伊(Neuilly-sur-Seine)去世。
索菲·塔伊伯-阿尔普:《十二个空间与平面、角带及圆的布局》,1939
展览现场
展览结合康定斯基的生平,揭示了这位艺术家的思想轨迹。他无视立体主义的影响,坚持在艺术中寻找“精神性”。他甚至为色彩赋予情感特质,如将蓝色视为“柔和的、芳香的”,红色为“鲜活而温暖的”,黄色则“尖锐而刺眼”。他认为点是“空白画布上的点睛元素”,水平线是“冷静的、支撑性的、沉默的、黑色的”,而垂直线则是“活跃的、温暖的、白色的”。他还将几何形状与特定颜色关联,如蓝色对应圆形,红色对应方形,黄色对应富有攻击性的三角形。
随着抽象程度的不断提高,康定斯基近乎偏执地建立了一种“无对象性”的语法。他像在音乐创作中那样,将自己的作品分为三类:“即兴”“印象”和“构图”(Kompositionen)。他甚至提出,蓝骑士时期的表现主义是“温暖的抽象”,而几何图像则是“冷抽象”。这场展览不仅是对几何抽象艺术的回顾,也邀请观众进行一次感官实验,探索自身的视觉与心理感知。
展览现场
第二次世界大战后,几何抽象艺术发生重大转折。 随着纳粹占领巴黎,大批欧洲艺术家、画廊主和评论家流亡美国。在此之前,伦敦已成为几何抽象的重要中心,巴巴拉·赫普沃斯(Barbara Hepworth)和本·尼科尔森(Ben Nicholson)等英国艺术家推动了这一潮流。战后,英国的“建构主义者”(Constructionists)发展出结合新型工业材料(如塑料、丙烯、玻璃纤维)的几何艺术。
Miriam Schapiro:《拼图》,1969
与此同时,欧洲流亡艺术家在美国掀起了几何抽象的新浪潮。1960年代,硬边绘画(Hard Edge)艺术家弗兰克·斯特拉(Frank Stella)、艾尔斯沃斯·凯利(Ellsworth Kelly)和卡门·埃雷拉(Carmen Herrera)以精准的几何形态和强烈的色彩推动非具象艺术的发展。由布里奇特·赖利、瓦萨雷利等人开创的欧普艺术,利用色彩与形状的错视效果,结合现代科技的视觉原理,使静态绘画产生动态感。
展览现场
“‘康定斯基的宇宙’展现了几何抽象的革新性,它不仅是科学研究的反映,更是一种跨越国界的国际视觉语言。”巴贝里尼博物馆馆长奥特鲁德·韦斯特海德(Ortrud Westheider)说。
注:展览借展自多家国际重要美术馆,包括伦敦考陶德美术馆、瑞士巴塞尔贝耶勒基金会、丹麦路易斯安那现代艺术博物馆、瑞士甘杜尔艺术基金会,以及惠特尼美国艺术博物馆、纽约古根海姆美术馆、华盛顿国家美术馆等。展览将持续至2025年5月18日,本文编译自巴贝里尼美术馆网站等。